28 de agosto de 2023

Enrique Collar: “Busco invitar al espectador a sentirse partícipe y estar dentro de una pintura”

 

En este diálogo con La Nación/Nación Media, el destacado artista visual y cineasta paraguayo Enrique Collar, quien está presentando actualmente una muestra en Asunción, habla de sus proyectos, su visión artística, sus percepciones del país, así como su vida en los Países Bajos, donde se encuentra desarrollando su carrera hace dos décadas experimentando, innovando e incorporando tendencias universales a una propuesta que parte de sus raíces ancestrales.

"Gótico itaugüeño", pintura en 360°
La labor pictórica de Collar parte de un pro­fundo conocimiento de la teoría y la historia del arte, por lo que su praxis crea­dora es por definición una bús­queda conciente y racional que sintetiza lo universal y lo local como instancias comple­mentarias, contemporáneas y sucesivas.

En este sentido, para el artista el 360 VR no es un estilo, sino un concepto visual que puede incorporar estilos, discipli­nas y técnicas artísticas que permite sumar y multiplicar experiencias visuales y audio­visuales, además del entu­siasmo por la historia del arte.

“No me considero un pintor hiperrealista, más bien mi pintura está basada en finas capas de óleo que van creando una tridimensionalidad iluso­ria u óptica”, define sobre su trabajo Collar, quien hasta el 31 de agosto presenta la mues­tra “Solo a una tarde de dis­tancia 360°” en BGN Arte, la galería de Paseo La Peregrina, sita en Augusto Roa Bastos casi España de Asunción.

 Desde la concepción de Collar, son muchos los factores que hacen que un artista pueda ir creando algo en el tiempo y en este sentido la formación es una de las claves, no tanto la académica, sino una más glo­bal que comprenda qué pasa con el realismo, con la foto­grafía, con el cine, el arte con­temporáneo o qué pasó con el arte clásico, por lo cual la his­toria del arte es fundamental a fin de descubrir quién es el sujeto que representa y dónde está parado.

Así, sostiene que entender qué ha sucedido con la forma, el espacio y todos los componen­tes que hacen que una obra visual tenga una cierta rele­vancia es la clave para enten­der como artista a dónde se quiere apuntar.

- ¿Cómo te sentís tras la apertura de la muestra ¿Cómo viviste este regreso?

- Hace unos años fantaseé con la idea de que sucedería si volvía a aterrizar con las mismas obras de mi primera exposición en Asunción, en 1990. Y si bien lo que estoy exponiendo fue construido con mi experiencia de veinte años viviendo en Holanda y pintando otro tipo de obra, -sumado a esto tres largometrajes- ¡la receptividad y estímulo del público que asistió a la inauguración ha sido el mismo! Por ello el título de la muestra está más que acorde a los conceptos de espacio-tiempo que plantean las obras. Y la tela “Gótico Itaugüeño 360°” agrega ese extra experimental de nuestra era digital, una pintura que invita al espectador a lo inmersivo, a sentirse partícipe y estar dentro de una pintura. Una especie de tesis que planteo a la Concepción del espacio real y pictórico, mi aporte a la historia de la la pintura universal. Muy feliz con esta exposición, fue un marco ideal, el Pinta Sud-Asu.

 - En “Gótico” podemos ver un concepto que fuiste desarrollando en el tiempo. ¿Contanos de ese proceso y del retorno que vas recibiendo?

- Como pintor, desde el comienzo, y a través de mi interés en la historia del arte, mi preocupación por sentido del espacio siempre ocupó un lugar importante en todo mi desarrollo artístico. La percepción del espacio en lo que siempre ha modificado los grandes cambios en la historia visual. En mi Obra Latinoamericana estas distintas percepciones están allí, incrustadas, latentes. Pero, cuando descubro el desaparecido App de Google para generar imágenes en 360 esférico, tuve algo miedo, de extrañeza y curiosidad, todo al mismo tiempo. Y estuvo como un año dando vueltas en mi cabeza las posibilidades perceptivas que planteaban éstas imágenes en 2D. Hasta que un día me animé, a volar en ese precipicio, sabiendo que muchos pintores del pasado estaban tentados a esta idea. Y entendí que la tecnología me estaba dando un gran trampolín, y ¡me animé a saltarlo! 

"Celebration", la primera obra en 360° de Enrique Collar

 Y así comencé a pintar “Celebration” mi primera tela panorámica esférico en 360. Se trata de mi casa, un día cualquiera de mi vida, mi familia. Fue por el 2016. Estuve muy chiflado esos meses, pero me tranquilizaron los invitados a esa fiesta; Johannes Vermeer de Delft, Francis Bacon, Henri Matisse, Pablo Picasso, Edward Hopper, Jan van Eyck, Maurits Escher, innumerables artistas, que me habían enseñado a pensar la pintura, y que de una u otra manera dialogaba con ellos a través de esta pintura. ¡Estoy frente a un nuevo lenguaje! Pero más tranquilo. Juntando obras, que en algún momento desearía exhibirlas, y el proyecto se titula: Universal Painting Project 360°VR. ¡Y la gente se fascina!

 - Las obras expuestas en tu muestra vienen a dar continuidad a Obra Latinoamericana en un registro muy actual ¿Cómo lo describirías?

- Retomé mi Obra Latinoamericana durante la Pandemia. Se cumplieron 30 años y quise festejar volviendo a pintarla. Pero ya no soy el joven de ese entonces, más bien un veterano del arte. La pintura es siempre tiempo presente. Cuando me paro frente a un Rembrandt, Vermeer o van Eyck, están allí, latiendo, alimentando tus sentidos, tu emoción y conocimiento. Por lo tanto, me dije podría revisitar la obra, la atmósfera de esa intensa etapa de los 90s, e intentar aportarle nuevas piezas, para fortalecerla, desde mi experiencia europea y digital. Y así comencé, y lo que traje son las 8 primeras telas. Hacia donde iré, no puedo saberlo.

- Cuáles son tus proyectos a futuro. ¿A dónde va la paleta inquieta de Collar?

- Los últimos años vengo desarrollando varios proyectos, en paralelo. Mi Obra Latinoamericana, otra de mi ciudad Rotterdam: paisajes urbanos, arquitectura, escultura pública, unas intervenciones pictóricas donde cambio las esculturas existentes por las que a mi gustaría ver en la ciudad. Una suerte de Pokemon o Realidad Aumentada, pero todo pintado: óleo sobre tela. Y por último mis pinturas de 360 grados, que ya en esta muestra la trasladé a un paisaje paraguayo. Es decir; pintando Paraguay, Holanda y la “Realidad Virtual” me tiene el año más que ocupado.

"Ñakira"
 - En tu paso por Asunción estuviste en exhibiciones de tus películas, ¿hay cine por hacer?

- Después de terminar Costa Dulce. Decidí tomarme “un tiempo sabático cinematográfico”. Necesitaba recuperar el 100% de concentración en la pintura. Y lo he logrado, lo cual hizo dispara la obra a lugares no imaginados. Siempre surgen ideas, sinopsis, argumentos para alguna que otra película y que voy archivando en la compu. Y en los últimos meses, surgió una idea que se fue fortaleciendo mediante Wasap con mi amigo guionista argentino Juan Marín, con quien venimos escribiendo juntos. Me gustan los personajes y el argumento. Veremos cómo avanza el proyecto. Me gustaría no hacerme cargo de la producción, como hice siempre. Esperemos que aparezca alguien interesado en producir una película de Collar, sabiendo que no va a ganar dinero, pero que podrá recompensar con otras satisfacciones, y con la fe que llevaremos una producción de arte a pasear el mundo, como lo hemos hecho hasta ahora.

- ¿Cómo ves al Paraguay?

- Estuve mucho por Asunción, ocupado con la exposición. Anduve poco por el interior. La urbanidad sigue avanzando, mi pueblo Itauguá Guazú ya tiene dos estaciones de servicio, y llegó Don Vito, algo impensado unos años atrás. Pero la gente del lugar seguramente seguirá yendo a sus copetines.

El tiempo se ha hecho más veloz y las distancias más cortas quizás, sobre todo con los servicios de autos por aplicaciones. Asunción crece hacia arriba, pero me falta un tren subterráneo, un lugar donde desplazarnos rápidamente del Centro a Calle Última, de la Chaca a Villa Elisa o de Villa Morra a Luque. Descongestionaría el tráfico, sudaríamos menos, ganaríamos tiempo y estrés.

- ¿Qué nos podés contar de tus días en Rotterdam?

- Vivo mucho tiempo en mi casa, donde tengo mi atelier. Vivo en pleno centro, ando en bici, me gusta cocinar para mi familia, amigos. Tenemos tres gallinas del Himalaya que viven en mí jardín, ponedoras, o sea, huevos caseros del centro de Europa. Llevo una vida muy tranqui, mi obra también me lo pide.

Jorge Zárate

"Gloria de mi edén"
 “Una mirada antropológica”

Sebastian Rypson, antropólogo en arte, de origen polaco/holandés, escribió un texto de presentación de la muestra “Solo a una tarde de distancia 360°” que se exhibe hasta el 31/8 en BGN Arte, galería sita en Paseo La Peregrina, Augusto Roa Bastos casi España de esta capital.

“Adéntrense a un espacio en el cual paisajes naturales, humanos e imaginados del Paraguay rural cobran vida, como son vistos por los ojos perceptivos de Enrique Collar, el artista cuyo regreso a su patria marca un hito tanto en el paisaje artístico del país como de sí mismo. Como un antropólogo cultural, profundizando en el campo de las artes visuales, me encuentro cautivado por la profunda exploración de Collar de los mitos y realidades paraguayas, en cómo congela el día a día (me atrevería a agregar un día a día pre- digital) y en cómo cristaliza con una inmediación impactante las vidas de sus compatriotas: campesinos, sus hijos y el entorno en el que viven…”

 “…La muestra de Enrique Collar es una invitación a redescubrir el encanto de las realidades paraguayas, tanto familiares como extraordinarias, tanto míticas como reales. Con su paleta incandescente, da meticulosa atención al detalle, e integrando técnicas cinematográficas, Collar devela un mundo donde las vidas cotidianas de los habitantes de estos paisajes se convierten en conmovedoras narrativas de resiliencia y belleza. A través de su lente artístico, Collar enciende nuestros sentidos transportándonos a un lugar donde lo ordinario se llena de un aura mágica. Adéntrense en el mundo de Enrique Collar y abracen la belleza reluciente de las (sur) realidades de su luminoso Paraguay”.

“…Me atrevo a agregar que a la par que la vaguedad latinoamericana que existe entre el mito y lo real, Collar tiñe de barro las aguas entre lo pre-industrial, lo industrial y los post industrial y la realidad digital. Estos retratos evocativos indudablemente ofrecen a los paraguayos una conexión instantánea, sumergiéndolos en escenas familiares que hablan a su profunda identidad cultural y memoria colectiva. Con atención minuciosa al detalle y una paleta vibrante, Collar llena de vida a sus sujetos, objetos y escenas, iluminando su existencia diaria y capturando momentos tanto de resiliencia a la dificultad como de gracia en lo prosaico…”

 “La pura dedicación que Collar invierte en su arte se hace evidente en el proceso meticuloso de creación de cada cuadro. Tomando entre dos y cuatro meses para completar cada uno de sus lienzos grandes, demuestra una paciencia inquebrantable, asegurándose de que cada detalle sea ejecutado con precisión. Esta esmerada aproximación permite a Collar crear una realidad que trasciende los confines del lienzo rectangular, transportando a los espectadores al corazón del interior rural del Paraguay donde la esencia de la vida diaria se ilumina con un radiante esplendor”.

“… como una verdadera obra maestra de esta exposición, Collar presenta “Gótico itaugüeño”, pieza con una vista panorámica de 360° que nos invita a dar un paso a una experiencia multidimensional a través del empleo de tecnología de realidad virtual. Con un guiño a la obra de Grant Wood “American Gothic”, Collar nos llama a sumergirnos en su cautivador trabajo difumando los límites tradicionales de la percepción. Al ubicarlos en el centro de la obra, el espectador se convierte en un participante activo, interactuando con los detalles intrincados y las dimensiones especiales desde cada ángulo. Este innovador concepto espacio-pictórico no sólo expande las posibilidades de la pintura tradicional o desafía la noción tradicional del arte como la de una observación pasiva, sino también desdibuja la línea entre el arte y el espectador, creando un encuentro inmersivo con el visionario mundo de Collar. Este encuentro inmersivo se convierte en un viaje antropológico en su propio derecho, ofreciendo una oportunidad única de inmersión instantánea en el trabajo de campo en una configuración coloquial paraguaya”. 

Enrique Collar
 Sobre el pintor

Enrique Collar es un artista visual del Paraguay nacido en 1964, que actualmente vive y trabaja en Rotterdam (Países Bajos). Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano de Buenos Aires, Argentina (1985-1988). Se ha desempeñado como pintor, fotógrafo y director de cine. Sus pinturas figurativas exploran la representación de la realidad que presenta una visión muy particular: una pintura de tinte fotográfico, y una fotografía de tinte pictórico. Sus obras se encuentran en importantes colecciones nacionales e internacionales. Ha tenido muestras individuales en Asunción, Rotterdam. Amsterdam, Buenos Aires y Washington D.C. Es considerado uno de los pintores paraguayos más cotizados actualmente en el mercado del arte internacional.

Gerardo González, un triunfo de la acuarela paraguaya

 
Ganó recientemente un importante concurso mundial de la milenaria técnica en Essen, Alemania. Arquitecto de oficio, experto en medio ambiente y televisión educativa, su obra ayuda a indagar en una práctica que se extiende cada vez más en el país.

 


“Me seduce el aspecto de los trabajos que parecen aún no terminados. La espontaneidad, la transparencia y el dinamismo de la acuarela son únicos”, define. “Más que trazos y manchas, puede considerarse que son emociones y quizás sentimientos que se lanzan al exterior, con cierta expectativa de conseguir una reacción pero que solamente se completa con la percepción del observador”, agrega sobre las posibilidades de la acuarela, una técnica de invención china, en el siglo II después de Cristo.

Mas cercano, los maestros del impresionismo, Claude Monet, Edgar Degas, Edouard Manet y Toulouse-Lautrec, mostraron nuevas posibilidades.

Gerardo González trabaja una especial mirada sobre la naturaleza, flores y árboles y ya expuso en Bolivia, México e Italia.

En su reciente obra ganadora su mirada del Complejo Industrial de la mina de carbón de Zollverein, en Essen, Alemania, resultó la que más le gustó al público y a los jurados.

Aquí su diálogo con Nacion Media:

- ¿Cómo te hiciste acuarelista, cómo desarrollaste tu técnica?

-Desde niño tuve la oportunidad de tomar clases con un paraguayo muy talentoso formado en Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina. El profesor Víctor Ocampo pudo mostrarme no sólo a los grandes maestros de la pintura sino experimentar las diferentes técnicas desde el dibujo a lápiz, óleo, marcadores de color y bolígrafo, así como la témpera y acuarela. Por espacio de unos 4 años, hasta mis 14 años.

- ¿Cómo llegaste a participar de este concurso en Alemania?

- Existen numerosas convocatorias para concursos en todo el mundo, sin embargo, en muchos casos remitir obras desde Paraguay es complicado y tiene no solamente un costo de envío sino los retrasos y hasta extravíos de lo remitido.

Para ¿Do you speak watercolor? Sólo se requería el envío digital y el grupo de artistas involucrados en el grupo es muy importante, con exponentes de todo el mundo.

- La obra ganadora parece conjugar tu pasión por la pintura y la arquitectura, ¿Qué motivos prefiere tu obra en general?

- Es muy importante señalar que mi carrera profesional me ha deparado numerosos desafíos de expresión artística de la Arquitectura, dado que en mis años de formación profesional (1979-1984 Universidad Nacional de Asunción) el dibujo manual era lo único disponible, no había ninguna disponibilidad de diseño por computadora.

Es así, que los croquis urbanos, las obras coloniales, los edificios testimoniales símbolo de una ciudad son motivo de mi inspiración.

De alguna manera, esa necesidad de expresión, se ha convertido en una fortaleza para mí, a lo largo de los años.


 - El concurso está relacionado al proyecto de rescate cultural del Complejo Industrial de la mina de carbón de Zollverein, (UNESCO-Welterbe Zollverein). ¿Qué nos podés contar?

- Efectivamente Zollverein en la región del Ruhr son más de 100 hectáreas del ¨patrimonio industrial de la ciudad¨ reconvertido en área cultural, con muchas actividades y allí se desarrolla el Proyecto Essen Ciudad de la Acuarela, previsto para el mes de marzo 2025, cuyo motivador es el artista Carsten Wieland (Líder del grupo de acuarelistas de Alemania)

- ¿Qué es el grupo Médium Aquae y cuáles son sus objetivos?

-Es una iniciativa de artistas relacionados a la técnica de la acuarela como expresión, que tiene al menos 5 años de funcionamiento, liderado por Gabriel Brizuela Santomé y Mónika Schuchardt, unos 70 participantes, donde encontramos figuras nacionales como Ida de los Ríos, Yuki Hayashi, Antonella Fernández, Karina Garcete, Mariela Monges, Aída Espínola, Jorge Ruiz, Diego Schaffer, Rubén Sycora, Eugenia Ortigoza, Mónica Pavez y otros tantos a quienes seguramente no menciono y tienen igual o más merecimiento que los que la memoria me los hace presentes.

 Éste grupo particular, ha promovido la técnica de la acuarela, y seguirá impulsándola, así como el uso del papel como soporte de la expresión artística en numerosos eventos locales e internacionales.

Desde un principio, el ICPA (Instituto Cultural Paraguayo Alemán) ha apoyado todas las iniciativas, brindando un importante soporte para las diferentes actividades ya realizadas, así como las programadas para este segundo semestre del 2023.

- ¿Cómo ves el desarrollo del mundo de la acuarela en el país?

-Tengo esperanza en que el futuro depare un crecimiento de cultores y actividades de los acuarelistas.  Tan sólo en estos pocos años de rescate, se ha logrado poner a consideración con trabajos en distintas exposiciones, y hoy las librerías cuentan con materiales de la mejor calidad a disposición, cuando hace unos años ya escaseaban y solamente teníamos saldos.

La acuarela es ¡ecológica!, usa tintes vegetales o minerales, no tiene químicos en su composición, no tiene metales o elementos plásticos industriales no renovables, por lo que tiene cada vez más recepción en los mercados de arte del exterior.  A eso se suma que el papel generalmente utilizado es 100% de algodón.

Existe también mucho interés en conocer las técnicas y la obtención de los colores vegetales de los pueblos originarios, el pueblo Guaraní de nuestra región.

-¿Qué ves necesario para la expansión de la técnica?

- Que vuelva la acuarela a la universidad, a las Facultades de Arquitectura y que el arte no se perciba como ¨decoración¨sino como lenguaje y expresión genuina, que libera al ser humano, que lo aleja de la rutina y es un proceso sanador.

Links

https://www.instagram.com/carstenwieland/?hl=es

www.wieland-fineart.com

https://www.instagram.com/agearte/?hl=es

https://youtu.be/rdt4x3_Kk1M

https://www.facebook.com/groups/doyouspeakwatercolor/permalink/953524659282224/